Analiza los edificios de los arquitectos estrellas

Getty Images

Identifica, analiza y comenta siguiendo estas pautas.

  • Identifica las obras siguiendo el método de clase.
  • Analiza las imágenes desde un punto de vista técnico, estético, simbólico.
  • Reflexiona qué aporta la obra teniendo en cuenta el contexto histórico, político, el entorno y la finalidad para la que se han construidos.

Comparar y relacionar las imágenes propuestas, señalando semejanzas y diferencias, desde las perspectivas temática, técnica y estética.
Utilizar un vocabulario adecuado y específico, a la hora de comparar y relacionar las ilustraciones propuestas.
Relacionar las imágenes con sus respectivos contextos histórico, social y político.

Torre Swiss Re, «El Pepinillo»

Getty Images

Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia

Imagen relacionada

El Guggenheim de Bilbao

Imagen relacionada

Centro cultural Heydar de Baku,

trabajo del ícono de la arquitectura Zaha Hadid 10

 

 

12. Arquitectura del siglo XXI. Características

 

Imagen relacionada
Museo de Arte, Denver. Daniel Libeskind

La arquitectura de finales del siglo XX y del siglo actual cuenta  con arquitectos de gran personalidad que realizan obras emblemáticas y espectaculares. Pese al marcado individualismo y sin constituir un estilo tienen rasgos comunes:

    • Influencia de los movimientos anteriores.
    • Utilización de recursos de alta tecnología y materiales nuevos que aportan la investigación y la industria (estructuras metálicas, laminadas, cristal reflectante, etc.).
    • Importancia de la Informática en el diseño constructivo.
    • Compartimentación del espacio.
    • Sentido escultórico en el tratamiento de los volúmenes externos.
    • Fusión entre arquitecto-ingeniero-urbanista-diseñador.
    • Gran dinamismo y espectacularidad.
    • Preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente.
    • Obras monumentales que transforman el espacio circundante.
    • Presupuestos desorbitados.
    • Problemas por la utilización de materiales y diseños ultramodernos y complejos.
    • Apuesta por el progreso.
    • Globalización. Los proyectos arquitectónicos se utilizan para darse a conocer, para atraer al turismo y diversificar la economía.
    • Arquitectos estrella. Los arquitectos nacidos en las últimas décadas, se han convertido en marcas de grandes estudios y su papel de autor-creador  ha variado a supervisor general. Muchos de ellos han recibido el premio Pritzker. Tienen gran prestigio internacional.
    • Los medios de comunicación les dan tanto espacio como a artistas o deportistas.
    • Destacan dos tendencias:
      • LA ARQUITECTURA HIGH TECH. NORMAN FOSTER.
      • EL DECONSTRUCTIVISMO. FRANK GEHRY.  ZAHA HADID.
    • ESPECTACULARIDAD Y POLÉMICA. SANTIAGO CALATRAVA

Resultado de imagen de caracteristicas de la arquitectura estrella

Resultado de imagen de pabellon olimpico de pekin y centro acuatico
Centro acuático. Pekín. Chris Bosse, Rob Leslie-Carter.
    •  

Imagen relacionada

Agora Garden Tower, o Tao Zhu Yin Yuan, está ubicado en Taipéi (Taiwán, China). Vincent Callebaut.

12. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX.

Resultado de imagen de opera de sidney

La arquitectura racionalista, que dio paso al Movimiento Moderno,  entra en crisis a partir de los años 60 del siglo XX . Se inicia un  proceso de renovación que defiende que la arquitectura no sólo tiene que construir edificios de volúmenes puros, fríos, “una máquina para vivir” sino que tiene que ser un espacio donde disfrute el inquilino y permita la creatividad e imaginación del arquitecto.

En la década de los 60 surgen tendencias arquitectónicas diferentes (Brutalismo, Metabolismo,  Neorracionalismo, Neoexpresionismo o Neoorganicismo (teatro de la ópera de Sidney), etc.

En los años 80 esta disparidad, confluyen en dos tendencias: el Postmodernismo y el movimiento Tardomoderno, dentro de este movimiento se incluyen el High- Tech y Deconstrucción.

Resultado de imagen de The Portland Public, 1982 de M. Graves
The Portland Public, 1982 de M. Graves. Posmoderno

La Arquitectura Posmoderna:  En los años setenta y ochenta, arquitectos como Philip Johnson o  Michael Graves, rechazan la frialdad del racionalismo y sus edificios reiterativos y apuestan por una arquitectura variada, imaginativa, más acorde con el mundo actual. En sus edificios hay referencias historicistas y clasicistas que lo aproximan al lenguaje popular, entendible aunque tiene algo de Kistch. Construyen espacios ambiguos, ángulos oblicuos, fachadas rotas y ornamentadas, colores fuertes, etc. Ejemplos The Portland Public, 1982 de M. Graves o  Los espacios de Abraxas, París de Ricardo Bofill.

Rafael Moneo, arquitecto español con gran prestigio internacional, es uno de los mejores representantes del Posmoderno, construye una arquitectura para hoy pero con un aire clasicista como vemos en el Museo Romano de Mérida, ampliación del Museo del Prado en Madrid o el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián.

Resultado de imagen de obras de rafael Moneo
Museo Romano de Mérida. Rafael Moneo

Resultado de imagen de obras de rafael Moneo
El Kursaal, San Sebastián. Rafael Moneo.

La Arquitectura Tardomoderna: es en realidad una continuación de la arquitectura Moderna. Utiliza el mismo vocabulario formal pero realza la tecnología, utilizándola como elemento estético. Para muchos es la barroquización de la arquitectura moderna. En el Tardomoderno, la decoración es la propia construcción como se ve en el Centro Pompidou de Richard Roges y Renzo Piano. Esta corriente tiene mucha fuerza en Japón. Ejemplo El Pabellón Sant Jordi de Arata Isozaki, construido para las Olimpiadas de 1992.

Centro Pompidou. París. Renzo Piano & Richard Rogers, 1972-77

Imagen relacionada
Pabellón Sant Jordi. Olimpiadas Barcelona 1992. Arata Isozati

Las mejores obras de Renzo Piano

La internacionalización del flamenco: Paco de Lucía y Camarón de la Isla

 

Resultado de imagen de paco de lucia y camaron de la isal
Camarón de la Isla y Paco de Lucía

Paco de Lucía:
“Cuando otros cantaores recurrían a letras con temática social, la voz desgarrada de Camarón evocaba por sí sola la desolación de su pueblo»

Camarón: “Paco de Lucia es un guitarrista redondo”

Resultado de imagen de paco de lucia y camaron de la isal

Camarón y Paco de Lucía, dos artistas que tras anexionar su voz y su guitarra fundaron las bases del flamenco moderno y la difusión mundial del flamenco. La mítica pareja, surgió en Madrid, grabaron más de diez discos como El Duende Flamenco (1972) y Fuente y Caudal (1973)

José Monje, Camarón de la Isla, y Paco de Lucía se conocieron a principios de los años sesenta en Jerez de la Frontera. Con la tutela del padre de Paco de Lucía, Antonio Sánchez Pecino, el cantaor y el tocaor comenzaron a circular por los tablaos más importantes de España levantando una pasión casi divina entre los seguidores del Flamenco.

Íntimos amigos y fumadores empedernidos, Paco de Lucía y Camarón grabaron más de una decena de discos hasta que Camarón cambio de productor y abandonó al padre del guitarrista. Pero los genios saben reencontrase y tras dos años sin hablarse volvieron a aunar sus talentos en el disco de Camarón “Como el agua”.

Fueron ellos, dos maestros, cada uno de un palo distinto del flamenco, los “culpables” de la introducción al flamenco de nuevos estilos e instrumentos. Nuevas influencias que sorprendieron a los flamencos más puristas pero que transformaron este arte que, en parte gracias a ellos, comenzó a cruzar fronteras. Una pareja de amigos que iniciaron una nueva escuela de Flamenco.

Recursos

 

10. Las claves de la música POP. Los Beatles.

50 años de la emblemática foto de los Beatles cruzando Abbey Road
«Abbey Road», la foto más emblemática de los Beatles.

The Beatles fue una banda de pop/rock inglesa activa durante la década de 1960, reconocida como la más exitosa comercialmente y críticamente aclamada en la historia de la música popular.

Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por

  • John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), fue asesinado.
  • Paul McCartney (bajo, vocalista),
  • George Harrison (guitarra solista, vocalista) (ya muerrto) y
  • Ringo Starr (batería, vocalista).

Recursos. Lee el artículo de El País. Los Beatles: Historia y razones que avalan un éxito de 50 años.

Enraizada en el skiffle y el rock and roll de los años 1950, la banda trabajó más tarde con distintos géneros musicales, que iban desde las baladas pop hasta el rock psicodélico, incorporando a menudo elementos clásicos, entre otros, de forma innovadora en sus canciones. La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la «Beatlemanía», se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas. Su estilo inicial fue muy original, con ritmos irresistiblemente pegadizos como el rock and roll y R&B, The Beatles pasaron el resto de la década de 1960 expandiendo las fronteras estilísticas del rock, siempre apostando a nuevos territorios musicales en cada versión. Su más sofisticada experimentación fue utilizada en una gran variedad de géneros, incluyendo el folk rock, country, psicodelia, pop y barroco,

Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960.

Imagen relacionada

El icónico logotipo de The Beatles con la letra «T» alargada hacia abajo hizo su debut en 1963, cuando fue utilizado por primera vez al frente de la batería de Starr,

Su primer sencillo, «Love Me Do» les dio fama internacional,  hicieron un extenso número de giras hasta 1966, año en que cesaron la actividad en vivo para dedicarse únicamente a la grabación en el estudio hasta su disolución en 1970

El álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967),  es considerado por muchos como su obra maestra.

En 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el número uno en su lista de los «100 artistas más grandes de todos los tiempos».1 De acuerdo con la misma publicación, la música innovadora de The Beatles y su impacto cultural ayudaron a definir los años 1960.

Las 10 innovaciones que aportaron a la música los Beatles (pincha)

  • Una de las bandas más influyentes de todos los tiempos
  • Popularizaron y comercializaron la música.
  • Música de masas
  • El amor fue la temática principal de las canciones
  • Las letras de sus canciones,  influyeron a que el idioma inglés se aprendiera en países no anglosajones, a través de la música grabada.
  • Modelos a imitar por la juventud que vistió y se peinó como ellos. Representaron a una generación con ganas de libertad. Marcaron las tendencias de la moda masculina y fueron ejemplo a seguir por su imagen rebelde que los muestra irrespetuosos ante la autoridad y la política.
  • Es la banda que inicia las giras multitudinarias y dan conciertos en estadios
  • Son los primeros en lanzar los álbunes musicales y con las letras impresas
  • Los primeros en realizar un vídeo musical
  • Provocaron la mejora las técnicas de los estudios de grabación
  • Lanzan la industria musical
  •  Yesterday  es el tema más versionado de todos los tiempos.
  • La primera retransmisión televisiva

Algunas de las canciones más populares

Hey Jude

Yesterday

Don’t Let Me Down

A Day in The Live 

10. Miles Davis y Chet Baker. La aceptación mayoritaria del Jazz

 

Resultado de imagen de Miles Davis y Chet baker
Miles Davis y Chet Baker, dos genios del jazz,  dos de los mejores trompetistas de la historia. 

Breve historia del Jazz.

El jazz es un género musical, nacido a mediados del siglo XIX en los estados del sur Nueva Orleans) de Estados Unidos. Los esclavos de origen africano que trabajaban en las plantaciones tenían por costumbre en sus reuniones divertirse cantando y tocando palmas, batiendo pies  y diferentes tipos de instrumentos de percusión artesanales como tambores.

  • En los años 10 surgen las 1ª agrupaciones compuestas por tres instrumentos básicos: la tuba, la corneta y el saxofón más la batería, el bajo, el clarinete y el trombón que se encargaban de la base rítmica; y más tarde se incorpora un pianista.
  • Años 20. La expansión de los Estados del Sur al Norte: Las bandas en San Luis acompañan los funerales con música triste y alegre al volver. Alcanzan gran popularidad y se contratan para los burdeles. Las autoridades los cierran en Nueva Orleans y las bandas se van al norte, a tocar a los clubs de las mafias de Chicago y NY. Estas bandas constaban de seis miembros: piano, banjo o guitarra, tuba o contrabajo en la sección rítmica; y en la melódica, el trombón, la trompeta y el clarinete. El jazz de esta década se caracteriza por la pulsación rítmica en los tiempos débiles, se desplazan los acentos rítmicos hacia el segundo y cuarto tiempo, sobre todo en la batería.
  • Años 30: La dignificación y profesionalización del Jazz. Los solistas como Louis Amstrong. El swing (Glen Miller) y las Big Bands. Esta época se caracteriza por los ritmos improvisados de bases del blues y en el riff (frase repetitiva) y por el auge de los/las cantantes.
  • Años 40. El Jazz se internacionaliza. Comienza la improvisación (Be Bop). Desaparecen las Big Bands.
  • Años 50. El nacimiento del cool Jazz. música más cerebral, que tenía como principal objetivo el establecimiento de una atmósfera “calma y meditativa”.
  • Años 60. El free jazz o la improvisación
  • Años 70. Jazz fusión (mezcla de jazz-rock, jazz-flamenco, jazz-afrocubano). Miles Davis.
  • Años 80.  El auge del “neo-tradicionalismo”. Sigue la crisis de identidad por el alejamiento de las raíces del jazz.
  • Años 90 hasta la actualidad. A partir de la década de los 90, este género musical convivió con otros como el rock, el pop, blues etc.

«Pocos genios de la música han dejado, además de una gran obra, una vida de película. Siempre al borde del abismo, Miles Davis y Chet Baker – tan distintos musicalmente- llevaron vidas muy parecidas. Intensas, rotas y marcadas por la droga. Dos filmes indagan en la desenfrenada biografía de estos dos colosales trompetistas.»Lee Hollywood se engancha al Jazz

MILES DAVIS. ÉL ES EL JAZZ. Del Cool-jazz al jazz-fusión (años 60-70)

Resultado de imagen de Miles Davis
Miles Davis. Un genio del Jazz y de la trompeta

Datos biográficos. TROMPETISTA. Calidad. Intimismo y suavidad. Experimentación

Nació el 25 de mayo de 1926 en Alton, Illinois (Estados Unidos) en el seno de una familia de clase alta. A los 13 años le regalaron su primera trompeta. Muere en 1991.

Fue uno de los más grandes innovadores y pioneros del jazz. El toque de su trompeta tenía una inconfundible calidad y característico gracias a la sordina (Pieza que sirve para disminuir la intensidad del sonido o para cambiar el timbre de algunos instrumentos musicales, generalmente los de metal) de acero Harmon, que le proporcionaba un toque íntimo y suave.

  • A finales de los años 40, se encontró con el arreglista Gil Evans, con el que abriría el camino al cool jazz y con quien grabó Birth of the Cool, Miles Ahead, Porgy and Bess y Sketches of Spain. Se rodeó de músicos de bebop y funda el hard bop, una forma musical revolucionarla que tuvo importantes consecuencias.
  • A finales de los años 60 empezó a experimentar con el jazfusssion con más ritmos de rock e instrumentos eléctricos y en los 70, se dirigió a los sonidos más frescos del funk. Fue uno de los músicos más innovadores de su generación y contribuyó a formar jóvenes talentos.

Davis, graba a los 33 años  ‘Kind of blue’ (1959) -su disco insignia y una de las obras esenciales del jazz y de la música en general- e incluso así hoy sería considerado una leyenda. Escucha King Of Blue.

Miles Davis era un tipo contradictorio, irascible pero entrañable. Miles era irritable y, en muchas ocasiones, irritante. Paradójicamente, la contención y el silencio fueron los vectores que delimitaron muchos de los pasajes de mayor intensidad emocional de su obra jazzística.

Dejó más de 120 grabaciones, incluyendo varias en vivo de las giras que realizó sobre todo en los últimos años por Europa.

  • Kind of Blue
  • The Birth of the Cool
  • Workin’ With the Miles Davis Quintet
  • L’Ascenseur pour l’Echafaud
  • Porgy and Bess
  • Sketches of Spain
  • Milestones
  • Some Day My Prince Will Come
  • In a Silent Way
  • A Tribute to Jack Johnson

CHET BAKER :  El poeta del jazz. Cantante y trompetista.

Chet Baker. Trompetista y cantante de Jazz

 Escucha. Chet Baker ~ Every Time We Say Goodbye

 Datos biográficos

Interesante artículo en el programa Sofá sonora de la Cadena Ser: Chet Baker, la autodestrucción del genio salvaje del jazz con una selección de piezas

 En 1929, nacía en Yale (Oklahoma) un mito del jazz: Chesney Henry Baker Jr. Conocido por el nombre artístico de Chet Baker. Su formación como músico sencillamente no existió, fueron sus grandes aptitudes para la música junto con la práctica incansable quienes forjaron a este excepcional artista. Un gran oído musical y una gran memoria hicieron el resto.

Cantaba y tocaba la trompeta al estilo del jazz de la Costa Oeste de los años cincuenta y con el tiempo recibiría la influencia de otro trompetista legendario: Miles Davis.

Pronto empezaron sus problemas con la droga, por los que ingresó varias veces a prisión en algunos países europeos y también sufrió una agresión brutal.

Chet Baker hipnotizó a sus audiencias con su manera de tocar y cantar, única e irrepetible, lánguida, como abstraida, angel y demonio al mismo tiempo, que funcionaba especialmente bien cuando interpretaba baladas en las que era un auténtico maestro ya fuera soplando la trompeta o cantando con esa peculiar manera que, apenas musitando las palabras, parecía que la melodía se perdiera entre el humo de la audiencia que escuchaba extasiada.

La madrugada del 13 de mayo de 1988, Chet Baker moría al precipitarse desde la ventana del tercer piso de un hotel holandés. Tenía 59 años

 

Gracias a http://www.poplacara.es y en especial a Amador

Inicio

10. Jackson Pollock. Expresionismo Abstracto. Accion Painting

Imagen relacionada

Jackson Pollock es, junto a Andy Warhol, el “art-star” de los Estados Unidos

Eco nº 5. Jackson Pollock. Expresionismo Abstracto. 1948

Enlace a comentario de ECO Nº 5

El arte abstracto, de la segunda mitad del siglo XX, transforma el lienzo en grito, en algo aparentemente inarticulado e incomprensible.

Jackson Pollock (1912-1956)  fue catalogado como: “El mejor pintor que Estados Unidos de América había tenido jamás“. Crea el expresionismo abstracto. 1ºestilo artístico genuinamente norteamericano.

Imagen relacionada

Un personaje que alcanzó la fama y el éxito, sin embargo, su vida también estuvo marcada por “tintes negros” debido a su creciente alcoholismo y sus cambios drásticos de humor. Su hada madrina fue  Peggy Guggenheim, le dio un sueldo mensual, le consiguió la casa de Long Island y lo lanzó a la fama.

Entre sus influencias, está el automatismo surrealista, el cual buscaba crear a partir de actos “no coherentes”, el muralismo mexicano (recibió clases experimentales de pintura con el famoso muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, quien le enseñaría a utilizar diversos tipos de pintura acrílicas que le facilitarían su obra futura). El Greco, Picasso, Miró.

El ascenso a la fama de Pollock se detonó gracias a cuatro personajes clave en su vida: el artista Marcel Duchamp, la art dealer Peggy Guggenheim, el crítico Clement Greenberg y su esposa Lee Krasner. Murió a la edad de 44 años en un accidente automovilístico debido a que conducía en estado de ebriedad.

Imagen relacionada
Pollock en su estudio. Técnica actio-painting  por Joe Fig

La técnica Pollock

    • Rompió las convenciones pictóricas al pintar  sus grandes lienzos (2, 3 ó 4 metros) en el suelo para que su pintura gestual fuera más sencilla y le permitiera moverse libremente, trasladando lo vertical del cuadro a lo horizontal del suelo.
    • El dripping painting o chorreado era la técnica que este artista empleaba para pintar.  En ella, el tipo ponía el lienzo sobre el que iba a pintar sobre el piso; y después iba caminando y saltando a su alrededor, tirando pintura como quien tira chorreaduras o manguerazos, usando para eso pinceles (utilizaba palos o pinceles endurecidos para hacer que la pintura chorreara sobre ellos) y latas agujereadas. Con esto el artista se preocupaba no por representar objetos o ideas, sino por el movimiento que el creaba sobre el lienzo, lo que le daba un elemento de gestualidad y de corporeidad a su pintura.
    • Este involucrar el cuerpo dentro de la pintura se le llamó action painting o pintura de acción, un tipo de pintura que se realiza en el momento y que se funde con el performance al utilizar el cuerpo y al lienzo como soporte, y sobre todo por la inmediatez de la acción.
    • Utilizó  el esmalte sintético.
    • Aunque pareciera que Pollock hacía todo al azar, realmente era muy consciente de los balances de color, las cantidades de chorreado en cada sección del cuadro y la composiciones de este, por lo que este artista sí cuidaba los detalles de sus pinturas. Incluso llegaba a utilizar jeringas para dar otros efectos a sus composiciones.
    • Nada de perspectiva, de figuración académica ni de escalas cromáticas. Todo parece dejarlo a un aparente caos.
    • Pintaba con gran tensión para que fluyera el inconsciente.

OBRAS

Mural fue un encargo personal de la coleccionista y mecenas de arte Peggy Guggenheim, que había fichado a Pollock. Corre la leyenda que lo pintó en una noche. Aquí comenzó el expresionismo abstracto y accion painting.

Mural resume las influencias artísticas que habían empapado a Pollock desde sus inicios: el interés por los grandes muralistas mexicanos, como David A. Siqueiros, José C. Orozco y Diego Rivera, al que tuvo la oportunidad de ver pintar el mural para el Rockefeller Center de Nueva York; y también la honda impresión que le causó el Guernica, que pudo contemplar en 1939, primero en la galería Valentine y luego en la retrospectiva del MOMA sobre Picasso, también admiraba a Miró y El Greco.

Resultado de imagen de pollock pintando
Número 8,  Pollock

Resultado de imagen de pollock numero 18
Número 18, Expresionismo Abstracto, action painting, Pollock

Resultado de imagen de blue poles 11
Blue poles 11, J Pollock

Blue poles, o la número 11, tuvo una polémica de compra en 1972 donde la Australian National Gallery adquirió la imagen por 1.3 millones de dólares. La sociedad australiana se escandalizó por el alto precio por una pintura abstracta. Hoy en día es una de las imágenes más visitadas y consideradas

Resultado de imagen de blue poles 11

Resultado de imagen de autumn rhythm
Autum, 30, Pollock

Otoño es una de las más icónicas pinturas de la etapa dripping painting de Pollock. La predominancia de tintes negros y blancos sobre fondo café inspiran precisamente el paso estacional del otoño en occidente. La pintura se exhibe actualmente en el MoMa de Nueva York.

Lo profundo, 1953, J. Pollock, Expresionismo Abstracto

Los contrastes negros sobre blanco dan precisamente una sensación de profundidad.